#ChooseUltraje

Entrevistas

Entrevista com Gulnar, do projecto A.H.P.

Publicado há

-

upload

Quem procura black metal cru, rápido e obscenamente directo encontrará nos A.H.P. – iniciais de “Against Human Plague” – uma boa sugestão. O projecto operado pelo polaco Gulnar (também dos Illness e Disorder) tem referências directas ao estilo dos anos 90 e alia-o a uma tendência para o dark ambient, materializada em interlúdios tão sufocantes que se tornam fisicamente ameaçadores. Gulnar explicou-nos o conceito por detrás da coisa.

“Digo sempre que o black metal não é música para pessoas fracas. Quem não gosta da expressão deve ouvir pop ou outra coisa qualquer.”

És um músico muito ocupado na cena. Que motivação tiveste para começar outro projecto, desta vez com as características de A.H.P.?

Em 2011 eu era membro de um projecto de música ambiental em que conheci o Outro, dos brasileiros Abismo. Ele gostou da minha música e propôs-me começarmos um projecto juntos. Uma vez que gosto da sonoridade doentia de Abismo, concordei. A ideia dele era tocar black metal obscuro e a minha motivação era criar black/ambient metal. Não conseguimos chegar a acordo sobre a direcção musical que devíamos seguir por isso despedi o Outro logo a seguir a gravarmos a primeira maqueta e comecei a procurar outro vocalista para substituí-lo.

Entretanto, depois de mais algumas mudanças na formação, és agora o único elemento oficial do projecto. Este é o formato em que pretendes trabalhar também no futuro ou continuas a procurar alguém para partilhar a tua visão musical de A.H.P. de uma forma permanente?

Não era meu objectivo que A.H.P. fosse um projecto a solo. Fui forçado a gravar tudo sozinho porque o segundo vocalista que recrutei não apareceu no estúdio e mais tarde não encontrei as pessoas indicadas para cooperarem comigo. Espero vir a encontrar os músicos certos no futuro, que me permitam tocar ao vivo.

A tua abordagem ao ambient/black metal é composta por black metal cru e directo, com interlúdios de dark ambient. Que inspiração e referências musicais tiveste nesta abordagem e de que bandas deste estilo gostas?

Inspirei-me nas bandas de black metal dos anos 90, bem como em projectos e bandas de música ambiental das décadas de 80 e 90. Coisas como Beherit, War, Infernal, Endura, In Slaughter Natives, Aghast e Lustmord, para mencionar apenas algumas.

Apesar de poder ser caracterizada como “ambient/black metal”, a tua música é quase o oposto da versão suicida e romântica do estilo. Estás preparado para enfrentar as críticas de algumas pessoas que vão ouvir o disco com expectativas erradas e vão ficar desiludidas?

Não me interessam as expectativas de ninguém. Faço música para mim próprio em primeiro lugar e não forço ninguém a ouvi-la. Para além disso, não considero A.H.P. um projecto de DSBM [depressive suicidal black metal] ou black metal suicida. Caracterizá-lo assim foi uma ideia da editora, com a qual não fiquei muito satisfeito. Basta ouvir todo o disco – não apenas uma canção promocional – para perceber que o “Against Human Plague” não tem nada a ver com DSBM ou metal suicida. Chamo à música de A.H.P. “black scar ambient”. Digo sempre que o black metal não é música para pessoas fracas. Quem não gosta da expressão deve ouvir pop ou outra coisa qualquer.

As três últimas faixas subvertem a estrutura de black metal directo com interlúdios de dark ambient do resto do disco. Juntaste essas três canções propositadamente para criar uma espécie de atmosfera de “ressaca”?

Este é um disco conceptual. A música do “Against Human Plague” pode ser comparada aos efeitos do álcool ou de uma moca de narcóticos. Ao princípio é muito intensa, mas depois quanto mais tempo dura mais pesada se torna. Acaba com uma ressaca, que é o êxtase emocional final, por isso essas três canções tinham de estar onde estão.

As próximas composições de A.H.P. vão focar-se mais numa destas duas abordagens musicais ou vais continuar a ter ambas?

Um novo mini-álbum, intitulado “ Forakt Hat og Død”, está já quase todo gravado. Contém ambas as vertentes: canções black metal e ambientais. Provavelmente desta vez vai haver apenas uma versão, que será do tema “Tomhet”, de Burzum.

Que tipo de letras escreveste para as canções do “Against Human Plague” e o que as inspirou?

As letras são geralmente histórias verdadeiras minhas ou de amigos meus, por isso acho que posso dizer que a vida e o seu lado negro são a minha principal inspiração. Basicamente são sobre o desprezo e ódio que sinto em relação ao estúpido ser humano. Algumas das letras, como a da “Drowned” são muito íntimas e considero-as fardos, por isso não desejo falar delas publicamente.

Tens uma versão do tema “Satan’s Millenium”, dos War, no álbum. Porquê War?

Todo o álbum é dedicado ao Blackmoon, que foi fundador dos War. Escolhi a música “Satan’s War” porque, a seguir à “Total War”, é a melhor faixa da estreia dos War. Também existe no disco uma versão de um tema dos Beherit, mas nesse escolhi uma faixa ambiental chamada “Emotional Ecstasy”, em vez que uma qualquer canção black metal que a maioria das bandas já gravou.

Um dos teus outros projectos mais activos são os Illness. Que novidades tens nesse campo? Quais são os vossos planos para o futuro mais próximo?

Vamos gravar um novo álbum dos Illness, provavelmente auto-intitulado, em Setembro deste ano, por isso imagino que esteja pronto no início de 2017. Vai conter cinco faixas na onda da “Zaraza” – a música que gravámos para o split com os Arkona – mais uma versão do tema “Descent Into Medieval Darkness” dos Profanum. Já temos uma versão demo gravada, mas faltam-nos alguns samples para completar o trabalho. Vai ser com toda a certeza o disco dos Illness mais original, nojento, obscuro e esquizofrénico. Somos bastante activos mas gravámos o nosso último longa-duração – não contanto com o mini-álbum “Trumna” e com o split Arkona/Illness – há quatro anos, por isso não somos assim tão produtivos.

Todos os projectos em que estás actualmente envolvido são suficientes para que te consigas expressar totalmente ou existem ainda ideias musicais que não encaixam em nenhuma das tuas bandas?

Tenho ainda um outro projecto de black metal, chamado Disorder, com o Carrion dos Illness e Manslaughter – que trata dos instrumentos de cordas – e com o baterista Hellblast dos Manslaughter. É claro que é totalmente diferente de Illness e A.H.P. porque o Carrion é o único responsável pela música desse projecto. As primeiras maquetas foram gravadas há cerca de três anos mas ainda não tivemos tempo para terminar a produção. Espero que consigamos fazê-lo este ano. Estou sempre aberto a cooperações com pessoas criativas, por isso é provável que escutes música nova minha – ou nossa – no futuro.

Entrevistas

Dream Theater: chamada de cortina (entrevista c/ Jordan Rudess)

João Correia

Publicado há

-

«Apostámos em fazer um trabalho mais pesado, mas também sem perder a essência progressiva e o espírito metal dos Dream Theater.»

“The Astonishing” foi um registou que confirmou o vívido cansaço em que uma banda de topo pode assentar passados alguns anos a repetir a mesma fórmula. Não podemos culpar uma banda por lançar um mau disco, ainda por cima quando, ao longo de três décadas, essa banda lançou marco incontornável após marco incontornável do heavy metal. Todos temos maus dias, mas, quando temos um conjunto seguido de dias em cheio, então estes serão recordados durante muito tempo. É o que se pode dizer dos Dream Theater e de “The Astonishing”, um trabalho insípido que desapontou muita gente do meio devido ao historial prodigioso destes nova-iorquinos. A pseudocrise parece ter chegado ao fim com “Distance Over Time”. O novo trabalho dos Dream Theater viaja para o passado, para uma época em que pouco mais havia do que uma mão-cheia de bandas virtuosas o suficiente para conquistarem território virgem – os anos 90. As primeiras audições de “Distance Over Time”, as mais superficiais, remetem para as épocas de “Images and Words” e “Awake”. Sim, parece exagerado (e acaba por sê-lo), mas tal é a diferença do trabalho anterior para este.

 

Jordan Rudess, o lendário teclista dos Dream Theater, dedicou quinze minutos da sua restrita agenda à Ultraje para discutir mais pormenorizadamente o novo trabalho. A reacção inicial do homem por trás dos momentos épicos dos Dream Theater foi de concordância. «Bom, quisemos regressar ao nosso som de raiz, quisemos gravar um vídeo todos juntos e passar mais tempo juntos, sempre com muita diversão à mistura. Apostámos em fazer um trabalho mais pesado, mas também sem perder a essência progressiva e o espírito metal dos Dream Theater. Essa união reforçada fez com que nos inspirássemos em compor este novo trabalho.» ‘União reforçada’ é o termo perfeito para descrever o que os Dream Theater fizeram – durante três meses isolaram-se numa propriedade transformada em estúdio de última geração em Nova Iorque para compor o novo registo. «É verdade. Ao princípio estávamos um pouco nervosos com essa situação; quero dizer, somos todos homens adultos e, de repente, parecia que tínhamos acabado de ir para uma colónia de férias. No entanto, quando lá chegámos, gostámos muito do sítio – aquilo é muito porreiro. Imagina um celeiro antigo dividido em duas partes – uma para ensaiares, outra para gravares. E tem quartos enormes! Depois, as nossas instalações em geral foram fantásticas. Então, isso fez com que recuperássemos juntos as nossas energias, sempre a criar música. Entre o trabalho, fazíamos churrascadas, bebíamos bourbon, ríamos imenso… E isso sente-se no disco novo. Acabou por ser um retiro espiritual. Não é que eu não goste do “The Astonishing” – tenho imenso orgulho nesse trabalho, mas o novo álbum está mais à frente. Acho que é importante para nós, enquanto banda, podermos reunir-nos e passar um bom bocado enquanto trabalhamos. Em suma, o processo de composição de “Distance Over Time” foi uma mistura de muito trabalho e muita diversão.»

É fácil de entender o que Rudess quer dizer quando afirma que o novo trabalho está um passo à frente do anterior, principalmente quando atentamos ao trabalho dos dois instrumentos mais notáveis nele: a guitarra e os teclados. De facto, os despiques e batalhas de solos entre Rudess e Petrucci fazem-nos recordar pináculos do rock como “Highway Star”, com todo aquele massacre que bem conhecemos entre Richie Blackmore e John Lord. Depois, “Distance Over Time” aponta para caminhos pouco percorridos quando nos dá a ouvir uma miscelânea de estilos completamente desassociados do metal, como funk, rock progressivo, cock rock, blues… Parte-se do princípio que nada disto terá sido premeditado… Ou terá? «Absolutamente, sim. Queríamos voltar a domar aquela energia clássica dos Dream Theater e trabalhámos muito nesse sentido. Para isso, utilizei um Hammond XK-5, o que fez com que o disco ganhasse um feeling de rock clássico em conjunto com a guitarra do John. Experimentei utilizar um dispositivo chamado Motion Sound para amplificar os teclados e o resultado está à vista – um som bastante forte e claramente rock. Logo, não existem normas e conceitos nos Dream Theater, fazemos aquilo que gostamos.»

 

No entanto, até certo ponto, “Distance Over Time” parece ter um elemento conceitual bem definido e que começa com uma capa futurista. Junte-se a ela o tema “Pale Blue Dot” (talvez a citação de Carl Sagan mais repetida de todos os tempos) e assuntos mundanos – como abuso, frustração e limitações – e a conclusão antecipada a que chegamos é que se trata de um disco que fala sobre a Humanidade. «Não é um disco conceitual, de todo. Mas sim, existe uma história em cada tema; logo, talvez se possa dar a entender que existe um conceito. Como, por exemplo, em “Pale Blue Dot”, sim, com todo aquele discurso icónico do Carl Sagan. Mas existe sempre algo mais pesado do que apenas um conceito, existem tópicos mais profundos como o barulho que fazem as novas gerações, pessoas que vivem a vida através de um computador, a vastidão do espaço, o nosso mundo no futuro devido a toda a poluição… OK, não são canções de amor, nitidamente! [risos] As próprias letras são inorgânicas, matemáticas, físicas; o que ajudou a regressar aos nossos velhos tempos.»

Essa ausência de orgânica também se sente na música, que é, de longe, da mais pesada alguma vez composta pelo quinteto norte-americano. O filão progressivo continua lá, mas não tanto como em trabalhos anteriores, o que indica que talvez os Dream Theater quisessem fazer algo mais in-your-face, um trabalho mais directo mas sem perder o virtuosismo pelo qual são bem conhecidos. «Procurámos obter um som muito mais pesado, daí ter dito que houve necessidade de regressar às nossas raízes. Isso criou uma dinâmica emocional muito maior do que anteriormente. Temos noção de que muitos fãs dos Dream Theater adoram os nossos registos mais pesados e, desta vez, encontrámo-nos em sintonia com eles. Toda a banda sentiu que havia essa necessidade de carregar mais no acelerador. Contudo, também é verdade que não descurámos o nosso lado progressivo, mas quisemos fazer um disco mais pesado e que apelasse aos nossos fãs da mesma maneira que nos apela a nós.»

 

Para o fim ficou a discussão sobre a digressão Distance Over Time coincidir com o vigésimo aniversário do clássico “Metropolis Pt.2: Scenes From a Memory”. Geralmente, há sempre preparativos especiais quando se trata de comemorar um trabalho tão importante e, tendo em conta que as duas ocasiões se fundem numa, quisemos saber o que estava em marcha para a celebração do disco. «O que é realmente especial em relação a esse disco é que fizemos uma celebração dele na sua totalidade na segunda parte do nosso set há algum tempo. Claro que tocaremos faixas dele, ainda que não na sua totalidade – será uma revisitação mais curta. Além disso, teremos elementos visuais lindíssimos nesta nova tournée. Só mesmo vendo para acreditar – são espectaculares, com integrações de media e áudio em simultâneo. Trata-se do primeiro disco em que participei, por isso é óbvio que tem um significado muito especial para mim. Antes de ser um momento assinalável para os Dream Theater, é um momento assinalável para mim! Vai ser muito emocionante, certamente. Adicionalmente, também vou lançar um disco novo este ano chamado “Wired For Madness”, previsto para 19 de Abril.»

Continuar a ler

Entrevistas

[Exclusivo] Atrocity revisitam covers pop dos álbuns “Werk” (entrevista c/ Alex Krull e Thorsten Bauer)

Diogo Ferreira

Publicado há

-

Os Atrocity são conhecidos por cruzarem estilos como ninguém – do death ao gothic metal, passando pelo industrial. Em 1997 lançavam “Werk 80” e em 2008 era a vez de “Werk 80 II”, dois discos compostos por covers metal de êxitos pop da década de 1980. Claro que o metal moldou estes homens, senão não estariam em bandas do género, mas, e tendo esses dois trabalhos na discografia, temos de saber até que ponto é que a pop também os formou como homens e artistas. «Crescemos com a magia dos 80s – com músicas de Depeche Mode, OMD, Tears For Fears, que eram pop mas que continham uma onda negra», conta Thorsten Bauer, recordando seguidamente a origem de “Werk 80”: «Quando fomos a um festival na Suécia, em 1996, tocar com os Das Ich, ouvíamos muitas dessas canções e tivemos a ideia de que isto podia funcionar muito bem de uma maneira metal. Tenho saudades disso – pelo menos aqui na Alemanha, a pop soa toda igual, está cheia de autotune, não há carácter. O início dos 80s estava cheio de cruzamentos – wave, new wave, punk, pop, synthpop. Foi muito excitante para a música pop. Vivemos nos 80s, por isso temos boas memórias e ao mesmo tempo a música tinha substância, o que a pop moderna não tem.» Antes de tomar palavra, Alex Krull já se estava a rir: «Agora tenho de falar por mim. [risos] Não ouvia nada disso! [risos]Sentia sempre falta das guitarras, mas lembro-me que havia grandes canções, como a “Shout” dos Tears For Fears.» Contudo, o vocalista teve de fazer a sua parte para dar vida aos empreendimentos de 1997 e 2008 ao explicar que «a ideia era temperar tudo e tornar essas músicas em metal».

Estávamos num momento mais saudosista da conversa e Alex prosseguia: «As pessoas dizem que os 80s foram os melhores tempos da pop, mas eu ouvia metal! [risos] Tinha uma amiga do universo punk e new wave. Ela tinha amigos da cena gótica e eu era da malta do metal. Fazíamos festas em casas, e numa sala estava o pessoal do metal e na outra estavam os góticos, que ouviam synthpop e Depeche Mode – nem nos falávamos! [risos] Mais tarde chegou o momento de fazer um crossover enquanto músico, quando tive uma banda. Encontrei essa amiga muitos anos mais tarde, quando ela estava a trabalhar num musical em Estugarda, e perguntei-lhe se ela se lembrava das festas e se tinha ouvido o crossover que tínhamos feito com o “Werk I” e “Werk II”… Ela ficou ‘what the fuck?’. [risos] Não acreditava.» Já na fase derradeira desta entrevista reafirmou-se que as músicas escolhidas para esses dois discos eram já por si negras, ficando ainda mais com o toque metal dos Atrocity. Porém, perguntámos se se imaginavam a fazer covers da pop actual, com temas de Katy Perry ou Lady Gaga, o que provocou risada geral! «Tipo… Não… [risos]», assegura Krull. «Como o Thorsten disse, há uma parte nostálgica e era algo revolucionário na música. Havia a Neu Deutsche Welle, que também abordámos nos álbuns “Werk” – era muito fixe para aquela altura. Mesmo enquanto miúdo do metal, gostava dessas canções em alemão – era uma estranha combinação musical que teve muito sucesso. Tem que haver algum tipo de ligação para se fazer um projecto assim. Não vamos pegar em qualquer música pop e torná-la metal só porque foi um êxito – não era essa a ideia.» [A entrevista integral foi originalmente publicada no #17 da Ultraje (Ago/Set 2018)]

O álbum mais recente dos Atrocity intitula-se “Okkult II” e foi lançado em Julho de 2018 pela Massacre Records. A banda passará pelo Lisboa Ao Vivo a 12 de Maio numa noite partilhada com I Am Morbid, Vital Remains e Saddist.

 

Continuar a ler

Entrevistas

Marduk: a morte é cega (entrevista c/ Morgan)

Diogo Ferreira

Publicado há

-

Foi em Junho de 2018, pela Century Media Records, que saiu “Viktoria”, o mais recente álbum dos bélicos Marduk e que será formalmente apresentado em Portugal em dois concertos já marcados para 2019. O primeiro acontece a 3 de Maio no RCA Club de Lisboa e o segundo a 4 de Maio no Hard Club do Porto.

Recordando uma entrevista que o mentor Morgan concedeu à Ultraje pela altura do lançamento de “Viktoria”, o sueco considerava que «todos os álbuns [de Marduk] são uma lição de como metal extremo deve ser feito». «Fazemos aquilo em que acreditamos e o que as pessoas pensam é com elas – é assim que vejo as coisas.» Tal como o recente trabalho, Morgan é um tipo espontâneo e veloz a responder às questões que lhe são impostas, e tudo isso espelha-se na forma directa como “Viktoria” é apresentado através de faixas muitíssimo orientadas à guitarra, sendo que cada riff e cada palavra cuspida por Mortuus são como um murro na cara. Ter uma atitude in-your-face é aquilo que, segundo o nosso entrevistado, a banda almeja sempre que grava um álbum. «Ainda é mais directo do que o anterior [“Frontschwein”]», admite Morgan. «Temos uma guitarra e isto é basicamente compor de uma maneira in-your-face – curto, agressivo e pesado em músicas de três minutos. É directo. É como um álbum extremo deve ser.»

“Frontschwein” data de 2015 e ainda está muito fresco por ser um álbum tão bom em vários anos de carreira, por ser imensamente atmosférico e por ter uma temática tão eficaz como a confrontação perante os horrores da guerra. Se fizermos uma ligação ao título, muitos podem achar que os Marduk viraram-se agora para o lado vitorioso da guerra com “Viktoria”. Nada mais errado. «Toda a gente tenta ver a vitória à sua maneira e acho que, no fim, só há uma personagem que sai vitoriosa: a morte. Queríamos um título frio, que funciona muito bem com o simbolismo da capa: simplista, gelado, duro. Queríamos um título simples e directo que fosse o reflexo da temática do álbum.» A capa de “Viktoria” pode parecer imediatamente descomplicada, mas podemos fazer tantas analogias: da cegueira da justiça ao tiro certeiro da morte, a lista de exemplos pode ser longa. Morgan mostra-se, mais uma vez, instantâneo: «Queríamos algo frio e com um estilo de propaganda. Ficámos presos à imagem e acho que funciona muito bem com o simbolismo do álbum. Acho que as pessoas se vão lembrar [de Marduk] quando virem a capa. Às vezes põe-se muita coisa no artwork, mas desta vez fizemos algo mais relaxado e velha-guarda.»

Se antes falou o artista, agora fala o crítico, o old-schooler, o mentor de uma das bandas mais importantes do black metal – mas uma coisa é certa: papas na língua é coisa que nunca demonstra ter. «Nunca quisemos saber de cenas e do que as outras bandas fazem. Não nos sentamos a discutir o que é popular – sabemos o que queremos fazer, deixamos a energia fluir. As pessoas têm medo de dizer o que pensam porque querem manter-se em grupos específicos. Para nós é sobre ter a liberdade total de se fazer o que se quer – que é o que sempre fizemos. Os limites das outras pessoas não são os meus limites, e não quero saber o que os outros fazem. Fazemos as coisas à nossa maneira.»

Quão longe irá Morgan para defender a sua arte? Não muito longe. Ou melhor, a lado nenhum. «Nunca a defendi, não tenho que a defender. Tenho orgulho no que faço, e se as pessoas têm um problema com isso, por mim tudo bem, estou-me nas tintas para quem tenta boicotar ou censurar. Prefiro passar por cima disso e continuar a fazer aquilo em que acredito. Nunca deixaria alguém dizer o que podemos e não podemos fazer. Se as pessoas têm um problema, está tudo bem – farei sempre aquilo que quero. É assim mesmo: ser verdadeiro e leal comigo mesmo.»

(Entrevista integral e original aqui.)

Os primeiros 50 bilhetes têm um preço especial de 18€. Depois de esgotados passarão a custar 20€ em venda antecipada e 23€ na semana do evento. Mais informações estão disponibilizadas nas páginas da Larvae e da Notredame.

 

Continuar a ler

Facebook

#UltrajeRadar

Ultraje #21